martes, 4 de junio de 2013

Tema 5: PROCESOS DE CREACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES + CREATIVIDAD

Ha ido trascurriendo la asignatura y así, casi sin quererlo, nos hemos adentrado ya en el estudio del último tema: Los procesos de creación e interpretación de las artes plásticas y visuales.

Procesos de producción:

Detrás de cada obra, de cada resultado hay un proceso. Los procesos que se llevan a cabo para la realización de algo, muchas veces no son dotados de suficiente importancia.

Toda creación ha sido pensada y reflexionada, probada y modificada… ha sufrido un proceso de producción. Sin embargo, lo que debemos tener en cuenta para el aula, es que esos procesos y su grado de espontaneidad pueden estar influidos según nuestras intervenciones.
Comentamos que hay tres grandes grupos en los que podemos clasificar las producciones de los niños:

La producción espontánea: es aquella que se produce sin que den pautas marcadas.  “haz algo”: sin demanda ni pauta.

La producción inducida: se plantean una determinadas cuestiones, se les encamina un poco hacia lo que se quiere conseguir, pero tampoco se manda, solo se guía o se propone.

La producción dirigida: en este proceso de producción, ya se da un alto grado de intervención. Se dan unas directrices y los niños hacen exactamente lo que hay que hacer.




La producción dirigida ha sido probablemente la más utilizada en las escuelas. Como experiencia personal, recuerdo perfectamente en que consistían las clases de plástica y las actividades que realizábamos en ella. 
Los profesores repartían una ficha, colocaban el material necesario, y daban unas órdenes: “Primero, recorta el dibujo, después pégale "cachitos" de revista de los que os he dejado ahí, y después pinta el fondo”. Esto simplemente es un ejemplo, pero seguro que a todos nos suena o nos vemos identificados con ella. 

Cuando eres pequeño no le das importancia a esto, no te importa que te manden, de hecho, se piensa que debes hacerlo tal cual te diga la profesora o estará mal.  En todo momento intentas satisfacer sus deseos para sentirte logrado. No me parece mal que en determinados momentos queramos enseñar a los niños de una determinada manera, con manualidades o ejercicios pautados, pero debemos de controlar nuestras intervenciones.

Recuerdo un programa de televisión que a mí personalmente me encantaba, era Art Attack. En este programa, se dedicaban a mostrar a los niños una serie de manualidades para que las hiciéramos en casa. Me quedaba anonadada con la cantidad de materiales “chulis” que tenían a su alcance, y de lo bonito que todo les quedaba. Obviamente nunca podía hacerlo yo en casa porque ni tenía esos materiales ni esa destreza manual. ¿Podía llegar a frustrarme el no poder hacerlo como ellos? Pues sí, pero como no era una actividad que me obligaran a hacer y lo veía por simple admiración, tampoco me importaba tanto. 
Si te pones a verlo ahora con mirada de profesional, ves que es un programa que no va dirigido a los niños para que ellos lo hagan, puesto que es imposible, y tampoco tiene un porqué detrás. Simplemente lo hacen para mostrar  y dar unas directrices de “perfección” que debes seguir para obtener ése resultado.  

ART ATTACK

De todas maneras, esta clasificación en solo tres tipos de producciones, es una manera de hablar. Dentro de todas estas existen una cantidad inmensa de matices, puesto que no siempre podemos establecer diferencias tan claras. No hay clasificaciones encajadas sin que haya posibilidad de matices.  

Dialogando en clase sobre nuestras experiencias tanto como de niñas o como de adultas en los centros educativos, todas llegamos al acuerdo de que no importa si una actividad es dirigida pero tiene matices de inducida, lo importante es saber el grado de espontaneidad o de direccionalidad de la actividad. La palabra o el calificativo que le queramos poner es lo de menos.

En cualquier caso es importante ver que la producción puede darse desde diferentes propuestas. Tiene que ver con el resultado, hay distintas maneras de afrontar para que se correspondan con el objetivo de aprendizaje.

La introducción a la planificación es necesaria ya que un trabajo por fases lleva a una disposición mental completamente distinta a lo de “vamos a hacer algo y hacerlo inmediatamente”. Por ejemplo con la orden: “dibuja una casa” no hacemos un proceso ni nos lo planteamos como tal.  Los maestros pocas veces piensan en buscar información y menos aún en buscarla fuera, y eso es precisamente lo que hay que hacer, buscar.
Es una disposición mental que se construye y la educación artística puede ayudar a construir porque los artistas trabajan de manera procesual, realizan bocetos, modelos, prototipos, maquetas… es importante introducir la idea de proceso, que los niños aprendan cómo es un proceso de trabajo, cómo el artista va aprendiendo antes de hacer la obra definitiva.

De manera analítica, por ejemplo, lo hizo Monet con “La catedral de Rouen”. Experimentó con la luz e hizo una investigación de la incidencia de la luz sobre un objeto (en este caso de la catedral) en diferentes momentos.






En Reggio Emilia trabajaron con esta idea de proceso al encontrarse con la situación de tener que representar un león. No lo hicieron de primeras como muchos otros lo hubieran hecho, siguieron un proceso y fueron a ver a los leones, van haciendo pruebas, toman decisiones y se llega al proceso final y esto enriquece su construcción mental cognitiva.

Antes de comenzar con la reflexión de los procesos de interpretación, no me gustaría acabar los procesos de producción, sin nombrar el proyecto que hicieron en un colegio de Tudela con sus alumnos de Infantil: llevar a cabo el diseño de una exposición. Trabajaron de un modo procesual, es decir, comenzaron por el principio. Si querían hacer una exposición en el colegio, los niños primero deberían saber qué es una exposición y todo lo que ésta lleva consigo.
Para ello acudieron al museo Muñoz Sola de esa misma localidad a aprender sobre exposiciones.
¿Qué les podían contar? El director del museo se ofreció como guía y educador y fue quien les iba explicando cómo tenían que darse a conocer, como colocar las obras, de qué se componían las obras… 
se creó un ambiente muy cercano para los niños, quienes estaban enganchados a las explicaciones e intervenían con ingenio a las cuestiones que surgían. 
De esta manera, mediante el seguimiento de un proceso, primero conocieron para más tarde discutir y elaborar su cartel de presentación y sus obras para ser expuestas en el colegio. Además los niños debían hacer de "guías" por la exposición mientras explicaban a los espectadores su proceso de producción y el resultado. 
Cabe mencionar que pese a que en algunos casos, la producción era bastante dirigida por las maestras, la idea de seguir un proceso con los niños está llena de mérito por parte de todos los que participaron en la propuesta.


Procesos de interpretación:

Como mencionaba en el tema 3 sobre expresión y análisis de las obras, las obras de arte en muchos casos son producto de los sentimientos y emociones que el artista lleva dentro, por lo que son portadoras de experiencias que a su vez son reveladas en el espectador,  nos vemos reflejados, nos enseñan cosas que inmediatamente nos cuestionamos y relacionamos con nuestras propias experiencias. A esto se le llama interpretar.


Interpretar una obra es algo a lo que habitualmente no estamos acostumbrados, si es cierto que podemos sentirla y relacionarla con nuestro mundo interno. ¿Pero realmente creemos en nuestros propios pensares?.

Algo común cuando visitamos un museo es escuchar: “¿y esto que es?”, “¿para qué hace esto el artista?” “¿Qué nos querrá decir?”. Esto ocurre porque solemos pensar que nuestra interpretación no es  relevante en ese momento, y dejamos que nos cuenten la interpretación del autor para tomarla como válida, aunque muchas veces no estemos de acuerdo.
Estamos en una sociedad crítica y en la que la libertad de palabra y expresión es permitida, ¿Por qué no empezamos por creer en nuestro criterio para que así podamos enseñar a nuestros niños la cantidad de puntos de vista que pueden existir?

No tiene por qué haber una única interpretación, tal y como decía Christian Boltanski: 
"A good work of art can never be read in one way. My work is full of contradictions. An artwork is open—it is the spectators looking at the work who make the piece, using their own background. A lamp in my work might make you think of a police interrogation, but it’s also religious, like a candle. At the same time it alludes to a precious painting, with a single light shining on it. There are many way of looking at the work. It has to be ‘unfocused’ somehow so that everyone can recognize something of their own self when viewing it.”

Lo que a grandes rasgos quiere decir Boltanski en esta cita, es que una buena obra de arte no puede ser entendida en un sentido. La interpretación, es un proceso en el que se deben tener en cuenta todas las posibles interpretaciones, visiones u opiniones, así como atender a los diferentes aspectos de la obra.

La tate Gallery basa su principio pedagógico en el proceso de desarrollo de interpretaciones. Para ellos, éste se logra ampliando las respuestas personales y construyendo nuevos hábitos de observación de las obras de arte a través de un programa de enseñanza.


Llevan a cabo una propuesta de acercamiento a las obras de arte desde diferentes perspectivas o enfoques, diseñados para impulsar una comunidad de investigación, en la que la discusión y el debate estén presentes y las ideas de cada individuo sean importantes por igual.

Estos enfoques, según la Tate son 4:

Enfoque personal: ¿Qué aporto yo?
-Yo, Mi mundo, Mis experiencias
El tema: ¿De qué trata la obra?
-Contenido, Mensaje, Título, Tema, Tipo-Género
El objeto: ¿Qué puedo ver?
-Características formales, materiales, técnicas
El contexto: relacionando la obra con el mundo
-De producción: cuando, para quién, historia
-El artista
-Relación con otras artes y con otros campos de conocimiento
-El presente: La obra en la sociedad actual, su lugar en la exposición, diseño de la exposición, los materiales de interpretación que se nos ofrecen…

EL ENFOQUE PERSONAL, tiene que ver con lo que cada sujeto trae a la obra y a su interpretación. Cada persona tiene sus propias experiencias personales y sociales por eso, las respuestas ante una obra de arte están condicionadas por estas. Sin embargo, no podemos ignorarlas, deben de ser el punto de partida personal cuando pensemos sobre una obra de arte. Podemos trabajar y compartir los sentimientos o emociones que nos provocan.

ESTRATEGIAS DE ACERCAMIENTO A LA OBRA DE ARTE ¿CÓMO HACER PREGUNTAS EN EL MUSEO?
Posibles preguntas para hacernos:

Tú:
¿Cuáles son las primeras reacciones que tienes frente a esta obra de arte? Por qué te hace sentir así?
¿Qué palabras asocias con estas obras de arte?
¿Quién soy yo? ¿Cómo mi género, raza, edad o clase determinan lo que veo?
¿Cómo mis respuestas revelan mis actitudes, valores y creencias?
¿Cómo cambian mis opiniones a lo largo del tiempo y a través de las discusiones con otros?

Tu mundo:
¿Qué te recuerdan estas obras de arte? ¿Por qué?
¿Cómo influye mi país, región de origen, familia, casa o orígenes en mis reacciones?
¿En qué sentido son mis reacciones diferentes o similares a las de mis compañeros?

Tus experiencias:
¿Con qué relacionarías esa obra de arte?
Todos traemos diferentes experiencias e intereses a la observación de obras de arte. Por ejemplo, lo que hemos visto en la tele, cine, los lugares que hemos visitado y las cosas que nos han sucedido, pueden hacer que cada uno reaccionemos de diferente manera.

Nosotros, nuestro mundo y nuestras experiencias, condicionan nuestras respuestas.

EL TEMA: qué nos cuenta. Es decir, cuál es el contenido, el mensaje, el título, el tema y/o el tipo/género. En este caso se trata de una información objetiva, los temas o problemas sobre los que trabajan los artistas se pueden adivinar pero necesitamos información sobre el artista, su proceso y sus intereses.

ESTRATEGIAS DE ACERCAMIENTO A LA OBRA DE ARTE ¿CÓMO HACER PREGUNTAS EN EL MUSEO?
Posibles preguntas para hacernos:

Contenido: ¿Sobre qué trata la obra? ¿Qué sucede en la obra?

Mensaje: ¿Qué pregunta la obra? ¿Nos pide que respondamos de alguna manera? ¿Es una historia, un mandato, un desafío ¿Qué representa la obra de arte? Más allá de un apura descripción de lo que ves, trata de especular sobre qué quiere comunicarnos. ¿Reconoces algún símbolo?

Título: ¿Qué título le ha dado el artista? ¿Cambia esto la manera en la que entendemos la obra?

Tema: ¿Cuál es el tema de la obra? ¿Este tema la relaciona con otras obras?

Tipo / Género: ¿Cómo podemos relacionar la obra con los géneros tradicionales? (pintura histórica, desnudo, paisajes, naturalezas muertas)

EL OBJETO y sus características materiales y formales. O lo que es lo mismo, el análisis formal de la obra.
Las características se pueden conocer observando:
-Formales: Color, líneas, texturas, forma, espacio, composición…
-Materiales: bronce, plástico…
-Técnicas: óleo, acuarela
-Proceso

ESTRATEGIAS DE ACERCAMIENTO A LA OBRA DE ARTE ¿CÓMO HACER PREGUNTAS EN EL MUSEO?
Posibles preguntas para hacernos:

Color: ¿Qué colores utiliza? ¿Por qué? ¿Cómo están organizados? ¿Qué efectos crean?

Formas: ¿Qué tipo de formas podemos encontrar? ¿Cómo son? (rectas, curvadas…)

Marcas: ¿Qué tipo de marcas utiliza el artista? ¿Qué efecto crean?

Superficie: ¿Cómo es la superficie? ¿Qué texturas puedes ver? ¿Qué efecto crean?

Escala: ¿De qué tamaño es la obra? Cambiaría su sentido/significado si cambiáramos el tamaño?

Posición: ¿Cómo estamos posicionados como espectadores? ¿Estamos obligados a mirarlo desde algún lugar en particular o en alguna manera en particular? ¿Quiere que seamos conscientes de nuestra posición en el espacio?

Entorno: ¿Cómo se relaciona la obra con el espacio que le rodea? ¿Está claro donde la obra empieza y acaba?

Materiales: ¿De qué está hecha? ¿Son materiales tradicionales o materiales “encontrados” ¿Es importante la presencia material de la obra? ¿Cómo responderías a la obra si estuviera hecha de otro material? ¿Qué connotaciones o asociaciones crees que traen consigo estos materiales?

Proceso: ¿Cómo ha sido hecha la obra de arte? ¿La ha producido el artista o ha sido fabricada por otra persona? ¿Qué tipo de habilidades ha tenido que utilizar el artista? ¿Qué cambios le han sucedido a la pieza mientras ha sido realizada? ¿Cómo de visible o invisible es el proceso de producción en la obra? ¿Es una instalación? ¿Es un video-arte? ¿Cómo ha sido filmada y cómo es proyectada?

Composición: ¿Cómo está la obra de arte organizada?

Tiempo: ¿Implica está obra tiempo? ¿Qué tipo de tiempo utiliza el artista, real o ficticio? ¿Demanda la obra una cierta cantidad de nuestro tiempo? ¿Cambia la obra durante el tiempo?

EL CONTEXTO: relacionando la obra de arte con el mundo.  
Para contestarnos a preguntas relacionadas con el contexto de la obra necesitamos de información externa. Podemos abordarlo desde dos dimensiones:

-Contexto de producción de la obra de arte: cuándo fue realizada la obra.
Contexto socio-cultural, artístico, filosófico, económico…
Relación con otros campos o disciplinas: política, historia social, cultura visual, etc.
Artista: biografía, intención…

-Contexto de “uso” de la obra de arte: dónde y cuándo se ve (hoy en día).
La obra en el museo y la exposición, en la ciudad, en la publicidad, en un libro de texto… ¿Cómo aparece?, ¿para qué? Para enseñar qué, para vender, para comunicar…

ESTRATEGIAS DE ACERCAMIENTO A LA OBRA DE ARTE ¿CÓMO HACER PREGUNTAS EN EL MUSEO?
Posibles preguntas para hacernos:

Cuando/Donde: ¿Cuándo y dónde se hizo la obra de arte? ¿Podemos encontrar alguna conexión entre la obra y el lugar o periodo en el que fue hecha? ¿Qué nos dice sobre el tiempo/lugar donde fue hecha?

Quién y para quién: ¿Quién la hizo? ¿Qué sabemos sobre el artista? ¿Para quién la hizo? ¿Cómo creéis que el/la artista se imaginó su rol?

Historias: ¿Puedes relacionar esta obra con la historia política o social de su tiempo? ¿Crees que está dentro de las ideas hegemónicas de la historia o habla desde los márgenes? ¿La historia de quién representa?

El presente: ¿Cómo ve / entiende la gente esta obra hoy en día y cómo se diferencia de cómo la veían cuando fue realizada? ¿Cómo ha cambiado la opinión y por qué?

Otras artes: ¿Cómo puedes relacionar la obra con las otras artes de su tiempo? (cine, música, literatura, diseño...)

Cultura Visual: ¿Cómo puedes relacionar la obra con la más amplia cultura visual de su tiempo? (diseño, publicidad, moda, imagen televisiva...)

Otras áreas de conocimiento: ¿Cómo se relaciona la obra con otras áreas de conocimiento? (ciencia, geografía, matemáticas, ecología, etc.)

Acabo esta parte concluyendo con la importancia que para mí tienen los aportes personales y las experiencias ya que nos permiten crear vínculos en el proceso de interpretación.
Además como hemos visto, se puede interpretar una obra desde muchos enfoques; enfoques que engloban el arte en su totalidad: las funciones, los recursos, los materiales, las técnicas, los procesos… todos ellos son importantes para crear los distintos “modos de mirar”, por ello, debemos crear con los niños oportunidades de aprendizaje que amplíen todos los conocimientos que trabajamos día a día en el aula.


Un aspecto que también hemos trabajado en clase y debemos incluir en nuestros portafolios es el de creatividad.

“Todos poseemos un talento, todos tenemos la capacidad de ser creativos; y la mayoría vivimos sin saberlo, convencidos muchas veces de que el creativo es aquel que sabe componer melodías, o escribir un poema” Ken Robinson reclama en esta entrevista en "Redes" la necesidad de que en nuestra sociedad existan entornos donde cada uno pueda encontrar la inspiración necesaria para desarrollar su creatividad.


¿Que opinión tienen los docentes acerca de la creatividad?
Por lo general se piensa, incluidos los profesores, que la creatividad es un asunto relativo  exclusivamente a las manifestaciones artísticas o musicales que nace del talento natural y que caracteriza a los genios. Frente a este prejuicio, el 95% de los docentes encuestados considera que la creatividad puede aplicarse en cualquier asignatura escolar y cualquiera puede ser creativo.

¿Pero esto realmente es así? La mayoría de los docentes tienen una idea creada de lo que es creatividad, hablan de ella pero luego no se sabe cómo llevar ese tema al ámbito educativo. 
Normalmente el termino creatividad está vinculado al ámbito de la plástica o la expresión artística, sin embargo va más allá de eso, el termino se traslada a entornos científicos, empresas, negocios…

Es frecuente ver cómo la enseñanza artística en nuestras escuelas esta desconsiderada, cómo los niños se dedican rellenar dibujos estereotipados utilizando los colores que dice el maestro y sin salirse de los limites; sin plantearse ningún objetivo. Otras veces, para rellenar el tiempo que queda libre entre actividad y actividad se les pide que hagan un dibujo libre, repitiendo casi siempre los mismos esquemas y ahogando toda la imaginación y creatividad que los alumnos llevan dentro.
Por lo tanto es un deber de los profesores y profesoras comprender la necesidad de provocar su imaginación para potenciar la creatividad y dotar al alumnado de técnicas y motivaciones que les den la oportunidad de expresarse libremente. 

“Creatividad es poner la imaginación a trabajar, tener ideas nuevas que sean valiosas” sin embargo, debemos educar y preparar a las futuras generaciones para un futuro; un futuro en un mundo que no sabemos cómo va a ser. Aquí es donde entra en juego la creatividad; para que estén preparados y sean capaces de dar respuesta a lo que en la vida se plantea.
Por lo tanto, nuestra tarea es educar a su ser completo, enseñarles a pensar de manera divergente, lateral, a resolver un problema, aportando diferentes y variadas solucionespara que puedan enfrentarse y sacar provecho a su futuro.

Aprendamos pues, a pensar e intervenir en estos términos usando estrategias y técnicas que nos saquen de esta actividad cotidiana  generando situaciones de cambio.

Hay una innumerable cantidad de técnicas para desarrollar la creatividad. 
Aquí se exponen algunas que pueden ser más o menos descriptivas de muchas otras:

Lluvia de Ideas (Brainstorming)
Quizá una de las técnicas más conocidas y menos usadas eficientemente. Estaba orientado a la búsqueda de ideas novedosas. Se aportan ideas sin considerar si son o no viables, buenas, pertinentes. Se clasifican y organizan. Se evalúan aportando sugerencias para la mejora. Se consideran las ideas creativas y sus posibilidades de implementación.



Asociación Forzada
Cada participante recibe 10 tarjetas en blanco, divididas en dos grupos iguales. Llena cinco de ellas, escribiendo en cada una, un descriptor de la situación o problema. En las otras cinco escribe en cada una la primera palabra que se le ocurra, sin relación con el problema. Posteriormente se toma al azar una tarjeta de cada grupo, y se construye una frase u oración conteniendo las dos palabras, en donde se plantee una solución al problema, sin evaluar anticipadamente la viabilidad o posibilidad de la solución.

CREATES
Técnica a partir de una serie de preguntas o ideas para investigar. Las preguntas más generales forman el acrónimo "CREATES". C, de Combinar; R de Redistribuir o Revisar; E, de Exagerar: A, de Adaptar; T, de Transformar; E, de Eliminar; S, de Sustituir. En la aplicación de la técnica se proponen una serie de preguntas, generalmente agrupadas para cada uno de los términos arriba mencionados.

SCAMPER
Similar a la anterior. En este caso siguiendo el acrónimo SCAMPER se trata de S: Sustituir; C: Combinar; A: Adaptar; M: Modificar; P: Proponer para otros usos; E: Eliminar; R: Reordenar.

Aquí dejo la propuesta de creatividad realizada en clase con la técnica "Scamper" para cambiar una actividad artística infantil.
“De reproductores a recreadores”
•Actividad a modificar: Trabajando un proyecto sobre el miedo, los niños tienen que colorear el cuadro en blanco y negro de “El grito” de Munch, y pegar  en la cara del  personaje la foto que les hará el profesor a cada uno en la que estén expresando miedo.


•Estrategia: SCAMPER
-Sustituir: la acción de pintar el cuadro con pinturas típicas en el aula (plastidecors, ceras, temperas), por materiales naturales (hojas, palos, algodón, cáscaras de frutos secos, etc.)
-Combinar: asociar el cuadro y el sentimiento que les produce a cuentos o historias, sonidos, música, objetos, etc. que conozcan.
-Adaptar: utilizar el cuadro en otra situación. En la actividad inicial fue trabajado en “Halloween” para relacionarlo con el miedo. Al utilizarlo en otra época como Navidad, nos serviría para reconocer en él otros sentimientos relacionados con este tiempo, y trabajar con la expresión de los mismos. Por ejemplo, la sorpresa (ante los regalos que nos han dejado los Reyes Magos), nervios (ante la idea de que los ves en la cabalgata, o van a estar en tu casa), etc.
-Modificar: el fondo del cuadro. En vez de darlo hecho en blanco y negro para que ellos lo coloreen con los colores que representen el miedo para ellos, puede ser que dibujen como fondo aquello que les sugiera el miedo, modificando el cuadro a su manera, y llevándolo a otro contexto. Por ejemplo, puede darles un miedo atroz el mar, y dibujan una playa de fondo, etc.
-Proponer para otros usos: se puede hacer la foto que les hemos realizado a cada niño en tamaño folio para utilizarla como careta para el disfraz de carnaval.
-Eliminar: la consigna. Se les deja el material (cámara de fotos, materiales para componer el cuadro…) y que hagan lo que quieran con él; eliminar la palabra miedo por parte del maestro.
-Reordenar: el orden de la actividad, primero se les hace la foto y luego les enseñamos el cuadro, así se evitará que los niños repitan la pose del personaje del cuadro, y se dejará libertad para que ellos expresen de forma personal su “sentir el miedo”.

En las clases prácticas realizamos un par de ejercicios que nos ayudaran a abordar el tema de la creatividad desde un sentido crítico. 
La primera propuesta fue dibujar una flor. Los resultados fueron similares, flores estereotipadas sin ningún aspecto creativo. 










Después a partir de un garabato en el papel debíamos de representar una flor. En este caso los resultados cambiaron, las flores eran distintas y singulares.


Sin embargo esta forma de representar una flor a nadie se le había ocurrido en el ejercicio previo. ¿Por qué pasa esto? ¿No tenemos desarrollada nuestra creatividad? La creatividad no depende de nuestra voluntad, depende de convertir el límite, la norma en oportunidad. No se trata de eliminar el estereotipo, sino de encajarlo.

La siguiente actividad que hicimos en nuestra clase práctica de creatividad, consistió en elegir una fotografía cualquiera de una revista, recortarla y luego partirla por la mitad en sentido horizontal. Después  con nuestras dos partes de la foto, debíamos cambiar una parte con otra compañera; de este modo, tendríamos dos recortes completamente diferentes, una composición creativa que transformaríamos en boceto.





También trabajamos con lo abstracto. Éste nos rodea, pero no nos fijamos. No se trata de encontrar lo abstracto para la emergencia de significados, simplemente creamos imaginario y éste es quien nos hace verlo.




Como conclusión, destaco la capacidad creativa a la que podemos llegar si provocamos a nuestro imaginario. En el comienzo de la clase práctica, cuando a todas nosotras se nos presenta una hoja en blanco y debemos rellenarla con la representación de una flor, recurrimos a nuestro imaginario, al que ya tenemos, al que tantas veces hemos acudido a buscar y en el que siempre hemos encontrado lo mismo, la misma flor; un mismo modelo de flor que curiosamente, o no tanto, todas nosotras tenemos en nuestro interior. Es la flor estereotipada que siempre hemos conocido, la que siempre vemos representada, la que usamos para comunicarnos con las personas, la que todo el mundo entiende. 
Como dice Chema Madoz: "Generalmente el problema que tenemos es que en el momento en que damos algo por sabido, dejamos de prestarle atención, y curiosamente todo aquello que nos rodea posee un misterio que a veces ni tan siquiera somos capaces de sospechar". 

Cuando se plantea el "reto" de dibujar, parece que nos vendan los ojos, que se nos presenta un límite que no podemos superar.Sin embargo, si vemos a esos límites como una posibilidad, como una oportunidad de provocar a nuestro imaginario, comienza a desarrollarse nuestra creatividad, y surgen nuevas imágenes que van entrando en nuestro interior ampliando ese imaginario escaso y repetitivo que la mayoría de nosotros poseemos. 

“En el límite, en el problema está la creatividad. No en la libertad mal entendida, no en la ocurrencia, sino en el reto”

Recursos Web:





Tema 4: RECURSOS Y TÉCNICAS DE LAS ARTES

Este tema está dedicado a los recursos expresivos, formales, cromáticos y compositivos de las artes plásticas y visuales. Puede ser el más breve en cuanto a contenidos teóricos, pero desde luego, el más amplio en cuanto a posibilidades para trabajar con los niños.

Los recursos que se emplean en las artes plásticas son conocidos por todos nosotros, y no tienen nada de especial, simplemente varía su servicio según les demos una utilidad u otra.

El color. Valor  en cuanto a significado simbólico. Trabajamos en clase con conceptos muy básicos sobre el color. ¿Por qué quedarnos ahí? a partir de los tres colores primarios, amarillo, azul cian y magenta, podemos elaborar un sinfín de tonalidades. También podemos introducir los conceptos de colores fríos y cálidos.

La forma. Figurativa y abstracta.

La marcha y el garabato. Valor expresivo. Mancha: puro color colocado sobre la superficie. Garabato: conexión entre el gesto y la mano, es un juego formal con o sin sentido del que se evoluciona a la figuración. Los niños lo abandonan, porque la escuela utiliza la figuración,y pintar garabatos como “los pequeños” no es hacerlo bien. Sin embargo, puede ser útil como recurso.


La textura. Cualidad táctil que tiene el objeto. Podemos disponer de álbumes o cuadernos que recojan diferentes texturas para ser utilizadas en cualquier momento además de realizar composiciones con todo tipo de materiales de diferentes texturas.


El ritmo. Valores musicales en las obras plásticas y visuales. Por el contrario a los anteriores, este es un recurso muy poco usado. Se explican los conceptos muy claramente aquí: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/96_ritmo_simetria/curso/index.html

La composición y disposición espacial. El orden o el desorden, equilibrio y armonía como recursos expresivos.

El movimiento. Idea de cambio y trasformación.

Los recursos expresivos están presentes en todos los usos de las artes, de ahí que decimos que sus combinaciones y posibilidades son múltiples. Si trabajamos con el color, este puede estar dentro de la representación de la realidad, de la fantasía, de la alegoría, puede ser usado como medio de expresión o como análisis. Además dentro del concepto color, se puede jugar con el valor o con su significado.
En la siguiente tabla, se puede ver la cantidad de formas de utilización de los recursos plásticos:




En cuanto a las técnicas y materiales para usar en Educación Infantil, podemos abordar el currículo de dos maneras o perspectivas sobre una misma cuestión. Una de ellas es la perspectiva instrumental, la que usamos para hacer algo: técnica de recortar, tempera, fotografía…
Por otro lado, encontramos la perspectiva conceptual, es decir, la técnica es aquello sobre lo que vamos a aprender. Por ejemplo en este caso, no usaríamos la fotografía para hacer otra cosa, sino para aprender sobre ésta: para qué sirve, cómo se utiliza, fotógrafos famosos…

Además las técnicas se pueden clasificar según si son:

-Tradicionales de la Educación Infantil: pintura de dedos, el recortado, doblado, punteado, la masa de sal...
En este vídeo presentan muchas de técnicas tradicionales que actualmente se utilizan en las aulas:

-Del mundo del arte: técnicas de trabajo con instalaciones, Land art, serigrafía, grabado… estas no son muy usadas en la escuela pero en la medida que seamos capaces podemos aprender de los artistas e incorporarlas a la escuela.

-Nuevas tecnologías: fotografía, vídeo…


Hay una infinidad de recursos igualmente válidos y efectivos a los que debemos recurrir siempre y cuando los necesitemos. No tanto pensar, más buscar. 
Leo Lionni, (relevante diseñador gráfico, pintor e ilustrador y creador de libros infantiles) lo hizo. Una de sus cuentos más famosos, surgió en el tren, donde iba con sus nietos y como búsqueda de un recurso para entretenerles un rato, empleó pequeños trozos de papel que hacían de los personajes principales del cuento, estos eran: pequeño azul y pequeño amarillo. Bajo la aparente sencillez del relato, subyace una historia en la que se ensalzan la amistad, la inocencia, la identidad individual y colectiva. Además el mérito está en usar algo tan simple como unos pedacitos de papel con los que además se trabaja el color y la forma.



A mí personalmente me impacta como con tan poco se haya conseguido tanto. ¿Porque usar siempre las mismas técnicas que no nos enriquecen, si tenemos una gran variedad a nuestro alcance como lo pueden ser dos manchas de color o trocitos de papel?

Hay que trabajar con todo tipo de materiales teniendo en cuenta el disfrute y la motivación por aprender de los niños. Como se dice en el texto: “Arte infantil y educación artística”, ¿Qué materiales interesan a los niños?
“No podemos descartar ningún material; lo que sí vemos es que aprecian más aquellos materiales que pueden desempeñar más de una función. En ese sentido nuestras experiencias nos dicen que si las acuarelas sólo sirven para pintar son menos interesantes que el pincel, que también sirve para hacer muescas en el barro o en la plastilina, como baqueta que percusiona de forma distinta si se toma por el palo o por los pelos, o como elemento acariciante si se desliza sobre la piel”.

Para abordar un poco más en profundidad, las técnicas del mundo del arte que podemos emplear, en clase nos muestran una técnica que para mí, hasta el momento, era desconocida. Es el Land art, arte de la construcción del paisaje o arte terrestre.

De la mano de Andy Goldsworthy, en el vídeo “Mediopolis: Land art, paisaje sobre soporte”, descubrimos esta tendencia de arte contemporáneo que utiliza el marco y los materiales de la naturaleza (madera, tierra, piedras, arena, viento, rocas, fuego, agua etc.). Utiliza el medio ambiente como materia prima y lo altera, con un sentido artístico, para crear obras que produzcan efectos, ideas, sensaciones, emociones en el observador. Pretende reflejar la relación entre el hombre y el medio ambiente. Para Andy Goldsworthy este arte es su forma de alimento.



Lo fundamental en el Land Art no es el resultado producto de la producción artística, sino lo que representa la relación entre el hombre y la tierra, entre el medio ambiente y el mundo. El paisaje es parte fundamental de la obra, el que indica muchas veces el que hacer.
El artista dialoga primero con el entorno y posteriormente la obra realizada en él conservará esta conversación. Así surge la transformación que permite a esta experiencia artística recuperar valores ancestrales, comunicar ideas, pensamientos y sensaciones.




"Disfruto de la libertad de utilizar únicamente mis manos. Las herramientas las hallo en la propia naturaleza. Si nieva trabajo con los copos, y si es otoño aprovecho la caída de las hojas"
Andy Goldsworthy


Jim Denevan es otro artista que trabaja con Land art. Él realiza sus intervenciones en las playas, dibujos de grandes dimensiones sobre la arena: círculos gigantescos, concéntricos y espirales. Técnica fácil y rápida, resultado visible pero también efímero.



Es muy interesante descubrir cómo trabajan estos artistas del llamado arte terrestre, pero acercarse a él en primera persona desde la Educación Infantil es complicado. Normalmente, la actividad artística de las escuelas se da en las aulas, como mucho se podría acceder a un espacio exterior cercano, como el patio o los alrededores del colegio, suponiendo que hubiera espacios verdes y naturales para acceder. Como digo, se trata de una suposición, que en la mayoría de los casos no se cumple. Aunque no justifico el no poder acercarnos, comprendo que es complicado un acceso a un entorno natural. Pero si fuera posible, es beneficioso ya que los niños y niñas se acercan al conocimiento artístico así como del medio físico  y a los elementos que lo integran y actuando sobre ellos: manipulan, observan, exploran, comprueban, modifican, comunican, representan… captan informaciones y construyen significados en un intento de interpretar la realidad, de conocerla y comprender cómo funciona.








Además de proporcionar imágenes de las obras producidas por los artistas que son de una belleza incalculable, podemos visitar el Bosque de Oma en Vizcaya, lugar emblemático y de extraordinaria singularidad al que podemos considerar como técnica del Land Art. Realizado por el pintor y escultor Agustín Ibarrola, concibió el Bosque, pintando en los troncos de los árboles figuras humanas, animales y geométricas que dotan de habitantes mágicos al bosque, algunos de los cuales sólo se hacen visibles desde posiciones determinadas, en las que las imágenes de distintos troncos forman una imagen conjunta.
http://aprendersociales.blogspot.com.es/2007/07/el-bosque-de-oma-el-bosque-de-olmos.html.



Maria Perez Tinao en su blog, presenta una unidad didáctica sobre arte y naturaleza en la que utiliza el Land art como medio de expresión y en la que justifica: “Dadas sus características, se trata de una actividad apropiada para atraer la atención y el interés de los alumnos por el arte contemporáneo, a la vez que éstos aprenden e interiorizan conceptos nuevos para ellos relacionados con el ámbito artístico. El enfoque que se dará a la actividad será mayoritariamente práctico, buscando la transmisión de conocimientos y la experiencia propia a través de la práctica”.
Unidad didáctica: Arte y naturaleza


Otro aspecto que me viene a la cabeza al estar tratando con materiales y técnicas, es el trabajo que realicé junto con dos compañeras más el semestre pasado con la profesora Amaia Arriaga en la asignatura de “recursos y medios del entorno escolar”. A parte de trabajar los museos y su acercamiento a los niños de infantil, de los cuales hablaré en el próximo tema, visitamos una exposición en el centro de arte contemporáneo de Huarte que tenía una exposición llamada “El arte de lo desterrado”. Las obras estaban creadas con materiales de desecho que de alguna u otra manera habían recuperado para exponerlas y en cierta manera expresar o criticar el descontento con la sociedad consumista y contaminada en la que vivimos.
Aquí dejo el enlace a la Wiki que creamos para trabajar en la asignatura:
Wiki: Junt@s somos artistas

Utilizar materiales de desecho para crear otros muchos me parece una buena idea para que los niños se sensibilicen con que todo puede tener otra vida si le damos la oportunidad. Si mientras además estamos trabajando con temas transversales como pueden ser la contaminación, el consumismo o el reciclado, aprovechamos al máximo la oportunidad de enseñar los materiales de desecho como instrumento y también como concepto.

Este tema de reutilizar está cada día más en auge, un ejemplo lo tenemos con Ana Mª Muñoz Arcos, maestra de Primaria en el CEIP Antonio Machado, en Lucena-Córdoba, quien nos cuenta en su blog, "Reutilizar es divertido y útil" que: “No se trata de hacer solamente actividades plásticas, sino de enlazar el reciclaje con el juego y los aspectos lúdicos del aprendizaje, descubrir que el mejor juguete es la propia imaginación y mostrar que no siempre es necesario compra un objeto sino que basta con reutilizar”.